宋徽宗的'美术高考'都考啥?

图:宋徽宗 赵佶 《瑞鹤图》

图:宋徽宗 赵佶 瘦金体书法 《秾芳诗》 局部

中国美术的辉煌,要说到一千年前的宋朝。

那个时候的中国创造了地球上最巅峰的文化一,当时省长,市长,搞国防的,乃至总理、总统,都能提笔写一手好书法,你无法想像那是一帮写起歌词来,都强于今天林夕、方文山十倍、一百倍的人,来统治领导的中国。所以宋朝开创了一个文化、审美很高品位的时代。

先来瞭解其中一位国家领导人——宋徽宗。

在当时国家有个部门叫画院,专门养一批画家帮皇家宫廷画画,这帮画画的人呢是通过考试来选拔录取,就跟咱们今天的考公务员差不多。

图:宋朝画院 跟今天考试一样 考取为宫廷画画的画家

说到考试自然会有很多应付考试的问题,跟我们今天美术高考一样,考石膏,考人头像,然后报个补习班苦画这几个东西一段时间,应付完考试,就金榜题名了,这种人对石膏、人头像以外的知识、审美瞭解不多。

图:今天美术高考 人头像写生

这种情况在宋朝也是,画院考试一般就考画个亭台楼阁啊、孔雀啊,画得像的就录取了。宋徽宗当皇帝后,就改革了这种方式。

图:宋朝画院考试 也考写生 比如画孔雀一类

说考试那一天,很多考生等著考官抱孔雀来,准备把自己补习班练习的孔雀画完,好交卷,等了老半天,考官发下来一张纸,上面写的考题是:“野渡无人舟自横”,说,今儿就画这个!

那些背了几年画孔雀的同学瞬间石化!弱爆了!有木有?

“野渡无人舟自横”,大概讲的就是在郊外的河边渡口,只有一条小船停在那里,一个人都没有,很安静的感觉。

很多人画了一条河,河边上再画了条船就交卷了。

图:很多考生卷子 示例 本座乱涂的 随便看个意思 嗯

其中有一张卷子很得宋徽宗表扬,他在船边上画了一只休憩的鸟,因为鸟怕人,一只鸟停在船上,说明已经很长时间都没有人了,考题里那种安静的情形,一下就被描述得很生动,也很有意境。

图:河边一条船+一只鸟=100分

注意人家原作是很有意境的,不要被本座的Q版说明图误导!!!

在比如有一年题目是“山中藏古寺”,很多人画大山树林里露出一座寺庙的屋簷。

图:很多考生卷子示例

第一名的卷子是并没有画寺庙,而是画了在树林中,走来一个要去挑水的小和尚。

有和尚,这个深山必然有古寺嘛!

图:树林+小和尚=100分

宋徽宗的这种方式叫“诗题取士”,用一句诗来作为公务员考试的题目。

这种改革,让画家们深刻领悟到了“没文化真可怕“这个道理,

让他们不再是去死描死背的去画画,而要去读诗,读书,从中去锻炼诗意的想像空间,从更高的层次去理解绘画。

SO宋徽宗这招高明极!

好现在我们来讲宋朝的画

宋朝画画的人有一个追求叫——“格物”,这个是宋朝人画画的一种精神。

比如画鸟,你要去研究鸟身上的羽毛哪些粗,哪些细,哪些硬,哪些软,如何用毛笔去表现出来, 去研究画画对象的道理,这个叫“格物”。

比如宋徽宗就曾经要求画院那帮公务员,让他们连孔雀要飞起来的时候,先抬左脚还是右脚,这个都要搞清楚。

图:格物 表现在细緻入微去观察细节

这种格物精神,出现很多写实的画。

好现在我们现在来看宋徽宗的《山禽腊梅图》

图:宋徽宗 《山禽腊梅图》

这张画是迄今最早一张,自己作的诗,自己创作的书法,写在自己画上的作品。

这种方式直接影响了后来对到传统绘画的理解,一说到中国画,就必须是“诗、书、画”的元素。

这种在画上去写书法,写诗歌,从中去表现画面形式之外的人文情感,去提升画的精神追求,是世界上其他美术形式都没有的。

山禽腊梅图中画的是两只白头翁,蹲在一直刚开的腊梅花上。傍边用宋徽宗原创的“瘦金体”书法题的诗:“山禽矜逸态,梅粉弄轻柔。已有丹青约,千秋指白头”。

图:宋徽宗 《山禽腊梅图》题诗

头两句写画里的内容,两只白头翁的姿态,腊梅花初初开放,淡淡的颜色比较轻柔。

后两句头写画外的感情,也是宋徽宗的一个心里诉求。

说自己前世今生就跟画画是有约定的,就像画里的白头翁一样,到头发白了都不会改变,即使是一千年一万年,我也是这种形象。

可见这位国家领导人对美术的那种虔诚。

好我们来看一张他的另外一张《桃鸠图》

图:宋徽宗 《桃鸠图》 及其局部

很工整,有木有?很秀气,有木有?细节刻画很精緻,有木有?颜色很淡雅,有木有?

好我们来看下其他宋时期“格物”精神下的花鸟画:

图:宋 林椿《果熟来禽图》

原作在北京故宫有展过,颜色比这个要暗。

图:宋 林椿 《局部》

这个时候的花鸟画已经很成熟,我们看画中那些细节,果子熟后那种微微泛红的感觉,叶子被虫吃后的刻画,还有小鸟的神态,好像马上就要一蹬腿儿,扑翅膀飞起来的样子,活灵活现的。

好 简单说完花鸟,再来看下宋朝山水画:

山水画也是在宋朝走向成熟开始发扬光大的。

先来看一张巨然的《秋山问道》图。巨然是北宋初的画家,他的画对后世影响很大。

以前古代人,画山水岩石,都喜欢用比较干的毛笔,去刻画石头的纹理,这种纹理像皮肤乾燥时裂纹的“皴”一样,这个画法在山水画中又叫“皴法”。

图:宋 巨然 《秋山问道图》

《秋山问道图》里山的画法叫“披麻皴”,像一条一条的麻线披在石头上。用比较干的毛笔一条一条的去拖、去勾出来的纹理,表现出圆圆的石头质感。

图:披麻皴

再来看一张被后人誉为““宋画第一”的大画家——范宽,他的《溪山行旅图》。

后人总结看宋画的方法要“远望其势,近观其质”,站远处去看画总体的气势,近处看画中细节石头、杂树的质感。

我们先远看这张画:

图:宋 范宽 《溪山行旅图》

这张画差不多两米多高,原作在台湾,很珍贵的缘故,已经很少展出,我在北京看过一张二玄社二原大複製品。一般的山水画都喜欢做什麽S型啊什麽,去佈局什麽的,这张不玩这些,就是正中间立一座大山,堂堂正正的感觉,派头十足啊!!气场强大啊有木有?

然后我们走进看这张画的细节,这是山顶上岩石的局部,范宽用毛笔,细细的小点小点的,点出岩石坚硬的质感,因为这种密密麻麻的点很像下雨样子,这种画法就叫“雨点皴”。

图:雨点皴

然后我们来看另一张,宋朝大山水画家 郭熙画的《秋山行旅图》。

这张画09年在首都博物馆展过,是美籍华人王季迁的旧藏,据说这张画是在一个美国人家的地下室里翻出来的,诧异!

图:宋 郭熙《秋山行旅图》

这张画画的是一幅秋天的山的情景,我们看郭熙画秋天的山,跟前面巨然画的秋天的山,很不一样吧,郭熙这张画的岩石有种流动的感觉,像一朵一朵的云一样,这个技法就叫“卷云皴“。

图:卷云皴

郭熙不但是个大画家,他还总结了好多画画的方法,让后人学习。他写了一本书叫《林泉高致》,

书里总结了三种,中国山水画取景构图的方法。

一、平远法:左右拉长的视线,去画出平铺的山。

图:平远法 郭熙《窠石平远图》

二、高远法:上下抬头的视线看山、画出耸立的高山。(前面,范宽画《溪山行旅》就是)

三、深远法:用纵深的视线,表现山的前后、里外的层次画法。(前面,巨然《《秋山问道》就是)

书里面说画家去画山水,要画出山的“远近浅深四时朝暮、风雨明晦之不同”,意思是说画家要去大山里观察、写生,画出远、近、早、晚、风、雨时候各种风景的差别。

这个比西方印象派画家们把画架搬出去写生,研究大自然光的变化早了900多年。

900年后法国的莫奈,就专门研究了一座教堂不同时间段光色的变化,很快用油画笔记录下来。

图:法国 莫奈 油画《鲁昂大教堂》 写生教堂在不同时间 光色的变化

西方的印象派是从科学的光学角度去画。画的是事物表像的东西。

郭熙在《林泉高致》里说:“ 春山淡冶如笑,夏山苍翠如滴,秋山明淨如妆,冬山惨澹如睡”,则是把山拟人化,春天的山像笑著一样,秋天的山像画过妆一样端庄,用理解美女的方法去理解画山水画,去把山水画活,画感人,去追求画的气质和韵味,这种人文的方法是跟西方印象派的科学研究大不一样的,也正是中国画讲神韵可贵的地方。

再来看一张北宋末期 李唐 画的《万壑松风图》

图:宋 李唐《万壑松风图》

宋朝山水画,格物所致,都跑去大山里研究石头,琢磨出自己石头的画法。李唐的《万壑松风》图,画山石的方法,就像斧头劈过的一样,这种方法叫“斧劈皴”。

图:斧劈皴

北宋四大家用自己的毛笔,去研究不同岩石,表现出各自的“皴法”,显出了各自的气势,这都是北宋山水画的伟大成就。

好我们看完北宋,现在来看南宋的两位画家。——马远和夏珪(音:规)

那时候到处的广告语都是:“将格物进行到底!”,马远就高高兴兴的跑去研究水去了,《水图》这个系列是马远专门去观察大江、大河、大风大浪、还有风平浪静时候等等水的不同,描绘记录下来的,这个系列在北京故宫也能看到。

图:宋 马远 《水图》系列 部分选 原作共十二张

然后来看南宋另外一个画家夏珪(音:规)的作品。

图:宋 夏珪 烟岫林居图

图:宋 夏珪松岩静课图

我们之前看的北宋山水画,都是画得满满的,给人很强撼的气势,南宋马远和夏珪,就不画这种大满幅了,他们画面留出了很多空白的地方,给人茫茫江水,悠悠天空,云山雾海的想像。

这种大面积的留白,是一种视觉的放鬆,一种无边无际、空远的山水意境。就像音乐里说的“无声胜有声”。

北宋的画给你眼睛可看的地方很多,满满实实,南宋就给你心理感悟的更多。

北宋的画家们讲技法、讲气势,是一种视觉空间的铺呈,南宋的就讲意境,讲空灵,是一种心灵空间的拓展。③

宋代还兴盛一种画,叫文人画

一帮文人,诗、词、歌、赋、书法什麽都相当厉害的风雅人物,画画成了他们一种业馀的兴趣。

他们不会像前面的“范宽”、“李唐”这类职业画家一样画出很高的技巧,他们有自己的优势,书读得多,有很高的文化品味,画只是自己精神意境的寄託,文人画就更注重画面之外的内涵。

大文豪苏东坡,和一位叫文与可的是北宋文人画的代表。

图:宋 苏东坡《潇湘竹石图》

图:宋 文与可《墨竹图》

文人喜欢画竹子、兰花、梅花,有象徵意义的东西。

竹子的节,象徵气节。

兰花,长在深谷里,不会因为没人看到,而不去吐露自己的轻香。

梅花在大雪天的恶劣条件,也能顶著严寒独自开花,有种傲骨。

文人们把它们代表了自己的品格。

后来清代的画家 石涛 在自己画的一张竹子上题了首诗,其中有句是:“未出土时先有节,到凌云处总无心”,

意思说:

竹笋在地底的时候就是一节节的了,比喻咱是天生有“气节”的孩子。等到竹笋破土长成很高很高的大竹子,跟云一样高时(比喻),却不是急功近利的,使用心机夺来的位置,因为竹子空心,象徵文人“无心去争”的态度。

清 石涛 墨竹 代表文人画风格

再说明代的徐渭,在自己画的梅花上题诗是:

“从来不看梅花谱,信手拈来自有神,不信试看千万树,东风吹著便成春。”

什麽是“梅花谱”呢,就有点像今天给那些想成功的人士看的——什麽《拓展人脉速成法》、《管理的八个诀窍》这种书,“梅花谱”就是讲画梅花的“速成法”、“诀窍”,

徐渭说:哥从来不看你们写的条条框框、影响本大爷发挥的破书,哥随手画的梅花,玩的是精神,你看风一吹春天就来了。

从中可以看出,不去照搬条条框框的画家,对理解绘画的精神的高度自信。

明 徐渭 《梅花》 不追求技巧 信手拈来 表现精神

竹、兰、梅,这些文人精神的题材,和品格追求的题诗,也是其他国家美术形式所没有的。

好,这就是宋人绘画“格物”的态度,去研究描绘出来的精緻的花鸟画,专心琢磨大自然山石的北宋山水,留白意境的南宋小品,还有追求精神的文人画。

注解:

一、宋朝是中国唯一一个不抑制商贾的时代,经济大繁荣。文学上,唐宋文学八大家中、宋朝就占了六个。宋朝开创的文艺成就是高于唐朝的。

二、二玄社是日本的一家出版社,他们研究製作的古画複製品是世界一流的。因为现在很多珍贵的画已经很残破,很少展出,所以他们 为了拍那些古代的两米大画,还专门发明两米高的大相机,日本人就是有这种精神。他的古画複製品很精细度和还原度很高。

(0)

相关推荐